章节目录 第70章 论打脸的7种方式(1 / 2)
作品:《一夜欢愉,顶流女神揣娃找上门》[小说时光]:xstime. c o m 一秒记住!
第70章论打脸的7种方式(第1/2页)
华夏文化部、华夏音乐家协会与魔都音乐学院联合正式发布二次交流会公告,并明确此次交流“将主要展示双方作曲家近期原创钢琴作品成果”时,西方音乐界在短暂的惊讶后,便是一片几乎不加掩饰的看轻与嘲讽。
“他们竟然真的敢再来一次?”三伦岛国《音乐观察者》杂志的评论标题充满了戏谑,“看来上一次的教训还不够深刻,东方人似乎对‘原创’这个词有什么浪漫的误解。”
“用三个月时间,挑战我们数百年的积淀?”高卢共和国一位乐评人在社交媒体上写道,“勇气可嘉,但艺术不是基建,无法靠‘华夏速度’赶工完成。期待再次欣赏‘勤奋的模仿’与‘真正的创造’之间的鸿沟。”
七位西方大师更是通过各自的渠道,轻松愉快地确认了受邀。阿尔杰农·温特沃斯甚至在一次小型沙龙上,对着镜头幽默地耸了耸肩:“为什么不呢?上次的交流非常愉快,华夏同行们的热情和……嗯,虚心求教的态度,令人印象深刻。
我很乐意再次前往,分享更多关于音乐创作的思考。毕竟教育普及工作,也是我们艺术家的责任之一。”话里的优越感,几乎要溢出屏幕。
他们不仅自己来了,还“贴心”地带来了庞大的媒体团队——来自三伦岛国广播公司、北德意志联邦电视一台、地中海联邦国家电视台、新大陆联邦全球音乐频道等西方主流媒体的直播车和摄制组,浩浩荡荡地提前一周进驻魔都。
架势摆得十足,摆明了要在全世界面前,将这场预设的“胜利”直播出去,将华夏在“音乐原创性”上的“短板”钉死在公共认知的柱子上,彻底巩固西方在古典音乐审美领域的绝对话语权。
华夏方面回应低调,但在互联网上,一场无声的动员早已如火如荼。文娱界几乎所有人都在转发同一条微博:“#破晓之战#琴键黑白,可奏风雨,亦可定乾坤……愿我辈文艺工作者同心协力,以此声,正其名,壮其魂!”陆雪晴和张凡也转发了,简短的“期待”二字,汇入无形的声浪。
魔都贺绿汀音乐厅,座无虚席,气氛凝重如铁。
上午十点整,灯光渐暗。主持人宣布规则:本次交流聚焦原创钢琴作品,双方各出七位演奏家,演奏七首近期原创作品。顺序为交替进行——西方先,华夏后,依次对应。
阿尔杰农·温特沃斯走上台时,步履从容得像是参加自家客厅的下午茶会。他调整了一下领结,将那只标志性的石楠木烟斗轻轻放在琴边的特制银架上,仿佛那不是乐器旁的道具,而是王座旁的权杖。
“上一次,我尝试用音乐描绘泰晤士河的暮色。”他对着话筒说,英语优雅而缓慢,确保翻译能完整传达他的每一个词,“那是对‘静’的思考。这一次,我想探索‘静’中的‘动’。请听,《泰晤士晨雾与钟声》。”
他坐下,双手悬于琴键之上三英寸,停顿了整整三秒——这是他的标志性动作,一种对全场注意力的绝对掌控。
音符响起。
开场是一串极轻的、模糊的、由极高音区降下来的琶音,如同从河面升起的、被第一缕天光照亮的薄雾。温特沃斯的触键轻得不可思议,手指仿佛只是拂过琴键表面,却让每一个音都清晰可辨,又融于整体朦胧的色调中。
接着,左手在低音区奏出缓慢的、钟声般的单音和五度音程,模拟远处教堂钟声穿过浓雾的质感。右手则在高中音区编织出流动的、无明确旋律线的和声群,像是雾气的流转,阳光在水汽中的折射。
没有强烈的主题,没有戏剧性的发展,只有不断变幻的色彩和持续营造的“氛围”。温特沃斯对踏板的运用堪称魔法,他制造出的音响层次丰富得令人咋舌,明明是单一的钢琴,却让人仿佛听到了弦乐铺底、竖琴点缀、甚至管风琴遥远的嗡鸣。
这就是西方古典音乐核心圈层引以为傲的“高级审美”——不追求即时性的旋律快感,而追求音响本身的美学价值、空间感和哲学意蕴。它需要听众具备相当的修养,才能品味其中精妙。它在说:看,我们玩的是这个层次的东西。在最后一个如同雾散般悄然消逝的琶音中结束。
掌声响起。礼貌、热烈、充满敬意。西方媒体区的闪光灯亮成一片,几位乐评人边鼓掌边微微点头,露出“果然如此”的欣赏表情。
华夏观众席上,许多专业学生和老师也由衷地鼓掌,确实厉害,这种对音色和意境的掌控,已达化境。
温特沃斯起身,微微欠身,拿起烟斗从容下台。经过华夏候场区时,他的目光甚至没有斜视。第一轮,稳定发挥,奠定了“我们依然是定义标准的一方”的基调。
华夏方第一位演奏家陈默上台时,许多西方观众甚至媒体人都有些心不在焉,还在回味刚才那精致的“晨雾”。陈默近五十岁,只是对观众和评委席微微鞠躬,然后坐下。
他演奏的曲目是——《水韵》。
第一个音符响起时,很多人还没完全收回注意力。
那是一个清澈到近乎透明的中音区单音,随后是一串如同水滴落入静潭、涟漪扩散般的上行琶音。简单,干净,没有任何花哨。
但就在这简单的音响之后,右手奏出了一条旋律。
当这条旋律的第一个乐句完整呈现时,整个贺绿汀音乐厅仿佛被施了静默咒。
那是什么样的旋律啊!
它优美,却不流俗;它简单,却直抵人心最柔软处;它带着一丝东方特有的、含蓄的忧伤,却又无比温柔宽广。它像春日融化的雪水汇成的溪流,清亮地唱着歌,流过鹅卵石,流过水草,流过安静的山谷。
每一个音符都恰到好处,每一次起伏都自然如呼吸。左手的伴奏是分解和弦的变体,和声进行新颖而流畅,色彩温暖又带着一丝清冷,完美烘托着那条主旋律。
演奏没有任何夸张的表情或动作,他只是专注地看着琴键,手指的动作精确而放松。他的触键极其讲究,音色圆润饱满,却又带着一种晶莹的质感。踏板用得极其克制,确保每一个音的清晰和旋律线条的纯净。
这音乐,不需要你具备任何音乐理论修养,不需要你理解什么印象派、什么音响美学,它直接作用于你的情感中枢。
你仿佛能看到水光潋滟,能感受到微风拂面,能回忆起某个安静午后心底泛起的一丝温柔怅惘。
它不复杂,却深不可测;它不炫技,却浑然天成。
当《水韵》最后几个音符如最后一圈涟漪般轻轻漾开、消失,陈默的手轻轻离开琴键时——
全场死寂。
整整五秒钟,没有任何声音。所有人都还沉浸在那片清澈宁静的“水”中,没能回过神来。
然后,掌声如同压抑已久的春雷,轰然炸响!发自肺腑的、激动难抑的掌声!许多华夏观众站了起来,用力鼓掌,眼眶发热。一些外国观众也同样起立,脸上写满了震撼和感动。
温特沃斯坐在台下,握着烟斗的手指微微收紧。他脸上的从容微笑没有消失,但嘴角的弧度僵硬了零点几秒。
他是行家,太清楚刚才那首《水韵》的分量了。那旋律的创造力,那和声的品味,那浑然天成的结构……这绝不是仓促之作,这是大师手笔!
而且,这种以纯粹旋律美感直达人心的力量,恰恰是他所代表的、重色彩轻旋律的现代流派某种程度上“抛弃”或“超越”的东西。
对方没有在他的领域跟他比拼色彩营造,而是直接祭出了音乐最原始、也最强大的武器——动人的旋律,并把它锤炼到了极致!
这记反击,看似轻柔,却精准地打在了审美体系的软肋上。
“有点意思。”温特沃斯用只有自己能听到的声音低语,眼神变得认真了一些。第一回合,对方得分。但,只是“有点意思”。
第二轮:重拳与铁壁
弗里德里希·冯·霍恩海姆起身,他在钢琴前坐下,调整麦克风的角度,动作机械般精确。他没有温特沃斯那些多余的话语,只是冷冰冰地报出曲目:“《逻辑迷宫:十二音赋格与节奏矩阵变奏》。”
标题已然昭示了它的内容——这是一首将理性、复杂、艰深推向极致的作品。基于十二音序列原则,但将这个序列进行了复杂的数学化处理,衍生出数条互为逆行、倒影、逆行倒影的旋律线,再将这些线条以复调方式编织在一起,同时,节拍不断变换,形成复杂的节奏对位层。它就像一座用音符构建的、充满机关和岔路的冰冷迷宫,是对演奏者智力和技术的终极考验,也是对听众理解力的残酷挑战。
冯·霍恩海姆开始演奏。
他的手指如同精密机械的连杆,以不可思议的准确性和独立性运动着。左手和右手各自处理着完全不同、甚至节拍都错开的旋律线条,大脑需要同时处理数个声部的信息并进行协调。
音符密集如暴雨,节奏变幻莫测,和声尖锐而充满紧张感。没有旋律,只有线条的交织;没有情感,只有逻辑的推进。这是一种纯粹智力的炫示,一种“看我能够驾驭多么复杂结构”的傲慢。
四乐曲进入最复杂的段落,左右手以不同的序列变体、不同的节奏型、不同的力度对比,演奏着四声部的赋格!观众席上,许多专业音乐家都看得目瞪口呆,头皮发麻。
这已经不是“弹钢琴”,这是在用钢琴进行一场大脑的杂技表演!
冯·霍恩海姆的脸色自始至终没有变化,只有额角渗出细微的汗珠,证明这演奏绝非轻松。
当最后一个尖锐的不协和和弦以极强的力度砸下,所有声部戛然而止时,他微微喘息,双手离开琴键。
掌声响起。热烈,但带着一种“敬畏”多于“享受”的复杂情绪。很多人鼓掌,是因为他们知道这有多难,而不是因为他们被音乐打动。西方媒体区一片赞叹:“惊人的技巧!”“绝对的控制力!”“这就是德奥学派的理性巅峰!”
冯·霍恩海姆微微颔首,面无表情地下台。他的目光扫过华夏候场区,带着一丝不易察觉的挑衅。理性、复杂、艰深,这是我们西方音乐数百年发展的核心脉络之一,你们跟得上吗?
华夏方第二位演奏家李云枫上台。他三十出头,是华夏年轻一代钢琴家的佼佼者,以技巧强悍、音乐充满爆发力著称。他演奏的曲目是——《赤色悲怆》。
当李云枫的双手以一种决绝的姿态,重重落在低音区,奏出那如同命运叩门、又如同惊雷在乌云中酝酿的沉重引子时,整个音乐厅的空气仿佛被瞬间抽紧!
这不是轻柔的溪流,这是沸腾的岩浆!不是精巧的迷宫,这是喷发的火山!
引子之后,狂暴的第一主题以雷霆万钧之势席卷而来!快速而充满冲突的音符,如同暴风雨中的海浪,一次次拍打着理智的堤岸。
李云枫的演奏充满惊人的能量和张力,手指在琴键上奔腾、捶击,却又在极强的力度中保持着惊人的清晰度。这不是杂乱无章的宣泄,而是在严格结构控制下的情感风暴。
随后,音乐转入相对抒情的第二主题,仿佛暴风雨中短暂的喘息,旋律中充满痛苦的发问和深沉的哀伤。但很快,斗争的浪潮再次涌起,两个主题激烈地冲突、交织、对抗……
听众们被彻底卷入这情感的漩涡。他们能清晰地感受到音乐中那无比的痛苦、不甘的挣扎、顽强的抗争、以及对光明近乎绝望的渴望。这不仅仅是音符,这是一个灵魂在炼狱中焚烧、嘶吼、试图超脱的全部过程!
冯·霍恩海姆那首《逻辑迷宫》展示的是“大脑的复杂度”,而这首《赤色悲怆》展示的是“灵魂的深度和强度”。前者让人惊叹“怎么可能做到”,后者让人战栗“怎么可能承受”。
当乐曲发展到最后的尾声,在经历了最黑暗的低谷后,音乐以一种近乎神圣的、升华般的光明色调重现主题,最终在几个坚定、宏伟、充满终极信念的和弦中结束时——
李云枫双手悬停,胸膛剧烈起伏,汗水浸湿了鬓角。
全场,再次陷入长达数秒的绝对死寂。
然后,掌声与欢呼如同海啸般爆发!比第一轮更加猛烈!许多人泪流满面,不是因为悲伤,而是因为那种从绝望深处迸发出来的、震撼人心的精神力量!就连一些西方观众,也忍不住用力鼓掌,脸上写满了难以置信的动容。
冯·霍恩海姆坐在座位上,那冷峻如石像的脸上,第一次出现了明显的裂缝。他的嘴唇抿成一条苍白的直线,手指无意识地敲击着膝盖,节奏竟然有些乱。
他输了吗?技术上?未必。但在这场“音乐到底应该表达什么”的根本性对决中,他那精密却冰冷的理性迷宫,在对方这座燃烧着生命火焰的情感炼狱面前,显得如此苍白、如此……没有人味。
这一拳,太重了。重到让西方阵营开始感到真正的疼痛和……不安。
第三轮:梦幻与真实的裂痕
安东尼奥·马尔蒂尼深吸一口气,走上舞台。这位地中海联邦的大师以浪漫不羁的风度和对戏剧性效果的追求闻名。
“音乐不仅是听觉艺术,也是视觉和想象的盛宴。”他对着镜头微笑,露出一口白牙,“请允许我,带各位进入一个由音符、光影和算法共同构筑的——《威尼斯狂欢节与数字幽灵》。”
他的演奏开始了。与前两位不同,他提前准备了背景投影和音响系统。当他开始弹奏一段华丽、快速、充满意大利歌剧炫技风格的引子时,身后的巨幕上同步出现了威尼斯水城的瑰丽影像,贡多拉、面具、华丽的建筑。
同时,预先录制的电子音效和算法生成的辅助声部通过音响系统加入,与现场钢琴交织,营造出极其丰富、立体的音响空间。
随后,音乐转入更现代、更具实验性的段落。马尔蒂尼的演奏加入了大量不规则的节奏、尖锐的和声、以及模仿电子音色的特殊弹法。
投影画面也随之变幻,出现抽象的数字流、几何图形、以及由算法实时生成、随音乐变化的视觉图案。整个表演充满了“炫技”和“炫概念”的双重刺激,如同一场小型的多媒体剧场演出。
客观地说,这很有创意,视听效果很“炸”,很能吸引眼球,尤其是对年轻观众和追求新潮的乐评人。
马尔蒂尼在热烈的掌声和口哨声中结束表演,优雅地行礼,脸上带着自信的笑容。他看了一眼华夏候场区,心想:炫技?戏剧性?未来感?你们接得住吗?
(本章未完,请点击下一页继续阅读)第70章论打脸的7种方式(第2/2页)
华夏第三位演奏家林婉容上台。她四十余岁,穿着简约的淡蓝色长裙,气质温婉如江南女子。她只是安静地坐下,对观众微微颔首。
她演奏的曲目是——《梦婚礼》。
当那如同来自天堂钟声般的、纯净而梦幻的引子和弦响起时,一种截然不同的“魔力”开始弥漫。
𝑋 🅢 𝕋 🅘 𝐌e .𝐶o 𝐌